dimanche 27 février 2022

Bartholomeo Bettera (1639-1688) - Nature morte avec Luth, Violoncelle, Guitare, Manuscrits et Livres sur une Table

 

Bartholomeo Bettera, (1639-1688) Nature morte avec Luth, Violoncelle, Guitare, Manuscrits et Livres sur une Table Collection Privée

 

Bartholomeo Bettera  (1639-1688)
Nature morte avec Luth, Violoncelle, Guitare, Manuscrits et Livres sur une Table
Collection Privée

Que voit on ? Une composition d'une grande originalité comme beaucoup de toiles de ce peintre baroque qui propose souvent des pêle-mêles d'objets et en particulier d'instruments de musique toujours entremêlés de façon à ce qu'il ne soient pas immédiatement reconnaissables, comme s'il s'agissait pour lui de donner à deviner ou plutôt dans ce cas d précis à déchiffrer sa composition.

Rappel biographique : Le peintre italien originaire de Bergame, Bartolomeo Bettera a séjourné à Rome ainsi qu'à Milan où il demeura probablement jusqu'à sa mort survenue à la fin du 17e siècle. Dans le domaine des natures mortes, Bartolomeo Bettera est assez proche du style d'Evaristo Baschenis dont il s'inspira beaucoup pour certains thèmes, et avec lequel on l'a souvent confondu, notamment dès qu'il s'agit de représentations d'instruments de musique. Les compositions non signées de Bettera provoquent d'ailleurs souvent des erreurs d'attribution avec Evaristo Baschenis, bien que les deux styles puissent être clairement différenciés : couleurs plus opaques pour l'un ou regroupement des objets plus compact et rendu des tissus et des draperies moins raffiné pour Bettera. Néanmoins, la plupart des travaux de Bettera sont signés avec deux initiales séparées par une petite croix (B x B). C'est un formidable inventaire de l'instrumentarium de leur époque que ces deux peintres ont, en tout cas, permis de dresser à travers leurs oeuvres respectives

____________________________________________

2022 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

vendredi 25 février 2022

Childe Hassam (1859-1935) - The Terre Cuite Set For French Tea


Childe Hassam (1859-1935) The Terre Cuite Set For French Tea Private collection



Childe Hassam (1859-1935)
The Terre Cuite Set For French Tea
Private collection

 Que voit on ? Un thé dans un jardin sur une table recouverte d'une nappe blanche aux plis visibles et dressée pour deux personnes, bien qu'une seule personne soit présente  autour de la table.  Si l'on sen réfère au titre, c'est surtout le service a thé en terre cuite vernissée qui est l'attraction principale de cette toile de Childe Hassam, dont tout, des frondaisons du jardin secouées par un vent léger que l'on perçoit agitant le feuillage à la lumière  d'été qui baigne l'ensemble compose une toile éminemment impressionniste.   

Rappel biographique : le peintre, graveur, dessinateur, illustrateur et lithographe américain Frederick Childe Hassam est un impressionniste, membre du groupe des Ten American Painters. Peintre de scènes de genre, figures, nus, intérieurs, paysages, paysages urbains, marines, il a aussi bien utilisé l'huile, la gouache, l'aquarelle ou le pastel. De 1886 à 1889, il séjourne à Paris où il étudie l'art à l'Académie Julian. Ses professeurs sont Gustave Boulanger et Jules Joseph Lefebvre. L'impressionnisme français et l'art de Claude Monet ont une forte influence sur lui. Parmi ses œuvres les plus connues, réalisées à la fin de sa vie, figure la Flag series. Il s'agit d'une trentaine de tableaux qu'il commença en 1916, inspirés par la parade de préparation des engagés volontaires américains pour la Première Guerre mondiale sur la Cinquième avenue. Le tableau le plus célèbre de la série, The Avenue in the Rain (1917), représentant des drapeaux américains et leur reflets sous la pluie, fait partie de la collection de la Maison Blanche. Le président Barack Obama l'avait fait installer dans le bureau ovale dès le début de sa présidence.

__________________________________________________

2022 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

mercredi 23 février 2022

Alexandre-François Desportes (1661-1743) - Un panier de prunes sur une corniche


Alexandre-François Desportes (1661-1743) Un panier de prunes sur une corniche Huile sur toile, 40 x 53.1 cm Collection privée (Christie's 2019)



Alexandre-François Desportes (1661-1743)
Un panier de prunes sur une corniche
Huile sur toile, 40 x 53.1 cm
Collection privée (Christie's 2019)

Que voit on ? Ce que décrit le titre avec précision... et une prune échappée du panier, qui reste sur le bord de la corniche et offre à l'œil ravi du spectateur une nuance supplémentaire de couleurs de ce fruit qui est une symphonie de couleurs en soi.

Rappel biographique : Issu d’une famille modeste, Alexandre-François Desportes à ne pas confondre avec Nicolas Desportes ou Jean Desportes, deux autres peintres de nature mortes ayant vécu à la meme époque) était destiné à être paysan mais, à la suite d’une longue période de convalescence, il s’initia au dessin et acquit peu à peu une grande maitrise de cette technique. Il devint l’élève de Nicasius Bernaerts d'origine flamande, alors membre de l’Académie royale et spécialisé dans la peinture animalière et de Frans Snyders, il s’est largement imprégné de la tradition flamande. Au cours de ses premières années, il découvrit ainsi la peinture flamande dont il va subir l’influence tout au long de sa carrière. A la mort de Bernaerts, Desportes ne se fia plus qu’à la nature. En 1695-1696, il fut nommé portraitiste à la cour de Pologne avant d’être rappelé en France où il abandonna le genre du portrait pour se consacrer presque exclusivement à la peinture animalière. Reçu à l’Académie royale en 1699, il participa à la décoration de la ménagerie de Versailles. Outre la peinture animalière, Alexandre-François Desportes se distingua aussi par ses natures mortes où il excella véritablement. On y perçoit l’approche réaliste flamande qui se traduit aussi bien dans les fonds de paysage que dans le rendu riche et méticuleux des matières alliée à une délicatesse alors réputée être très française.

_________________________________________

2022 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

lundi 21 février 2022

Agostinho José da Mota (1824–1878) - Fruta do conde

 

Agostinho José da Mota (1824–1878) Fruta do conde Museu Nacional de Belas Artes, Sao Paulo, Brazil

 
Agostinho José da Mota (1824–1878)
Fruta do conde
Museu Nacional de Belas Artes, Sao Paulo, Brazil


Que voit on ? Posés sur une riche commode en acajou sculpté, deux exemples du fruit exotique brésilien Annona squamosa, aussi connus sous comme Fruto do Conde ou Fruta Pihna .  Ces deux là sont mûrs à point et prêts à être consommés pour en apprécier le délcieiux parfum de cannelle qui leur vaut leur nom français de Pomme-cannelle.

 Rappel biographique : Agostinho José da Mota était un peintre et un enseignant brésilien. Son penchant pour l'art s’est manifesté dans son enfance et s'est amplifié avec le temps. En 1837, il s'inscrit à l'Académie impériale des Beaux-Arts de Sao Paulo où il est un des étudiants les plus brillants et reçoit un prix qui lui permet de voyager en Europe dès 1850. En 1851, il décide de partir à  Rome où il  étudie sous la direction du peintre français Jean-Achille Benouville. Il  passe 8 ans en Italie et y produit quelques très belles œuvres. De retour au Brésil en 1859, il commence à enseigner à l'Académie des Beaux Arts de Rio de Janeiro, d’abord le dessin puis le paysage. Parmi ses élèves, les plus connus furent : Modesto Brocos, Henrique Bernardelli, Pedro Peres, Firmino Monteiro et José Maria de Medeiros. L'impératrice Teresa Cristina du Brésil, qui était elle-même d'origine italienne, lui commanda une suite de natures mortes, un genre dans lequel il a excellé d’autant plus qu’il fut parmi les premiers à peindre des fruits tropicaux quasiment inconnus en Europe. Il fut aussi  le pionnier de la peinture en plein air au Brésil, bien avant Georg Grimm qui en revendiqua cependant le titre. A la fin de sa vie, très dépensier et menant grand train, il connut quelques difficultés financières et fut obligé de peindre des panneaux publicitaires pour survivre.

____________________________________________

2022 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

samedi 19 février 2022

Antoine Vollon (1833-1900) - Etude d'aiguière


Antoine Vollon (1833-1900) Etude d'aiguiere Collection privée



Antoine Vollon (1833-1900)
Etude d'aiguière
Collection privée 

 Que voit on   ? Une nature morte d'objet, un aiguière en l'occurrence, réalisée avec brio par Antoine Vollon, peintre insaisissable au génie particulier capable aussi bine de peindre des porcelaines chinoises sophistiquées que des œufs et une simple motte de beurre, son tableau le plus saisissant sans aucune doute...  


Rappel biographique : le peintre français Antoine Vollon est considéré comme appartenant au mouvement réaliste, bien que son style s'adapte toujours en fonction du sujet traité. Artiste productif, fougueux et extrêmement doué, Antoine Vollon affichait une préférence marquée pour les effets de lumière. Il a peint des ports, des marines aux grands cieux tourmentés et des pêcheurs mais c'est surtout comme peintre de natures mortes qu'il aimait se présenter lui-même.
Il débute sa carrière à Lyon, où il apprend la gravure sur métaux et fréquente l 'Ecole des beaux-arts de la ville où il est l'élève de Théodule Ribot. Il développe rapidement une attention particulière surtout pour les natures mortes qui relèvent d’un défi technique et artistique. Ce défi couvre un champs très large qui va de la représentation d'une motte de beurre, à la peinture de fruits et de fleurs isolés (poires, prunes, cerises, pêches, tomates, courges, violettes...) en passant par le rendu des reflets du métal des ustensiles de cuisines jusqu'à la représentation des matières vivantes quotidiennes de la cuisine (plateau d'huîtres, œufs, carcasse de cochon pendu et vidé, poissons de mer en attente de cuisson...). Ses œuvres sont aujourd’hui conservées dans les plus grands musées du monde (Amsterdam, Londres, New York...) et chez quelques chanceux collectionneurs privés principalement aux Etats-Unis où Vollon est beaucoup plus connu qu'en Europe (Washington, New York, Boston, Philadelphie…). En France, le musée d'Orsay à Paris conserve une de ses toiles (Autoportrait), de même que les musées de Lyon (sa ville natale), Amiens et Rouen. Le Musée des beaux arts de Dieppe quant à lui conserve deux toiles : Femmes du Pollet à Dieppe et Poissons de mer.
Alexandre Dumas fils était le grand collectionneur français de l'œuvre de Vollon, ainsi que de riches américains, comme Henry Frick (Frick Collection) ou le peintre William Merritt Chase qui l'admirait beaucoup et s'inspira, dans la plupart de ses propres natures mortes de celles d'Antoine Vollon.
Le MET à New York conserve l'une des plus belles toiles de Vollon, de même que le Musée Pushkin de Moscou

____________________________________________


2022 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau


jeudi 17 février 2022

Pietro Gaudenzi (1880 - 1955) - Natura morta di fichi

Pietro Gaudenzi (1880 - 1955) Natura morta di fichi Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, Milano



Pietro Gaudenzi (1880 - 1955)
Natura morta di fichi
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, Milano

Que voit on ? un des nombreuses natures avec sujet de palt de figues que peignit Gaudenzi. Sujet semblables mais toiles toutes différentes les unes des autres, explorant chacune avec beaucoup de subtilités et un soin particulier, les sectes de ses fruits déjà peints sous l'Antiquité romaines et depuis lors par tous les peintres du moyen age, de la renaissance, du classicisme... jusqu'à l'époque contemporaine.  

Rappel biographique : Pietro Gaudenzi était un peintre italien qui fut l'élève du peintre Felice Del Santo, dont il acquit sa première formation artistique. Il était alors élève de Cesare Viazzia Genova, à l' Académie des Beaux-Arts. Après avoir reçu le Prix de la duchesse de Galliera, il s'installa à Rome en 1904 et y resta cinq années, l'occasion pour lui d'étudier les maîtres de la Renaissance et de se familiariser avec les peintures de Sartorio, Michetti, Spadini et Mancini.
En 1932, il exposa à la Biennale de Venise et en 1935 à la Quadriennale de Rome.
Son prestige, largement attesté par sa présence dans les événements artistiques les plus importants, de son temps, contraste avec une phase de travail assez solitaire dans la période de l’après-guerre, et ceci en raison de l’évolution du goût du public.
En 1951, il dirigea l'école de la mosaïque du Vatican et consacra l'essentiel de ses dernières années à cette technique.

____________________________________________ 


2022 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

mardi 15 février 2022

Sebastiano Ricci (1659-1734) - Studies of a hand holding an apple

Sebastiano Ricci (1659-1734) Studies of a hand holding an apple Black and red chalk. ca. 1716-1734. British Royal Collection.


Sebastiano Ricci (1659-1734)
Studies of a hand holding an apple
Black and red chalk. ca. 1716-1734.
British Royal Collection.

 Que voit on ? une remarquable petite étude de ce grand peintre baroque,  qui devient presque sans le vouloir, par sa simplicité et sa grande élégance,  un chef d'oeuvre de la nature morte

Rappel biographique : Sebastiano Ricci est un peintre italien baroque. Il travailla dans de nombreuses villes d’Italie, mais aussi à Londres, aux Pays-Bas et à Paris. Il est reçu à l’Académie royale de peinture et de sculpture de Paris en 1718. Son voyage à Londres entre 1712 et 1716 permit l'importation du baroque en Angleterre. Longhi écrivit à propos de lui : « Vers la fin du siècle, les Vénitiens se rendent compte qu'ils ont été exclus, pendant plus de cent ans, des grandes idées de la peinture baroque, désormais non plus romaine mais européenne, et ils commencent à voyager. Le premier des peintres vénitiens voyageurs, Sebastiano Ricci, a encore, comme tous les Vénitiens du xviie siècle, le goût du plagiat, de l'imitation... de ses prédécesseurs les plus divers ; mais d'abord il développe sa culture jusqu'à se faire européen, comprenant bien que depuis un siècle toute nouvelle idée figurative avait pris une valeur européenne. Ricci est le premier à s'apercevoir que les plafonds les plus réussis de la fin du siècle sont ceux de Luca Giordano à Florence. Suivant cet exemple, il réussit à inaugurer le prétendu rococo dans la petite salle du palais Pitti ou sous les voûtes du palais Marucelli. Plus tard, son incroyable rapacité culturelle qui donne à tant de ses peintures ce goût d'habile reportage de tous les leitmotivs européens, lui portera tort. »


__________________________________________

2022- A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

dimanche 13 février 2022

Alexander Calder (1898-1976) - Pomme et vers

Alexander Calder (1898-1976), Pomme et vers, 1966 Fondation Maeght


Alexander Calder (1898-1976)
Pomme et vers, 1966
Fondation Maeght

 Que voit on ? Un des nombreux dessins et illustrations de Calder surtout connu pour ses sculptures et ses mobiles. On reconnait ici l'humour imparable de cet artiste dans le sujet même de sa nature morte :  le vers dans le fruit !  Vers dont les ravages sont minutieusement observés- à la loupe même pourrait on dire- par l'œil qui est dans la feuille !  et non dans la tombe comme dans le poème de Victor Hugo !

Rappel Biographique : Alexander « Sandy » Calder est un sculpteur et peintre américain, surtout connu pour ses assemblages de formes animées par les mouvements de l'air, nommés mobiles par Marcel Duchamp lors de leur exposition à Paris en 1932 à la galerie Vignon, puis  pour ses stabiles. Après son diplôme d'ingénieur,  Alexander Calder abandonne le métier d'ingénieur puis perfectionne son art à l'Art Students League of New York où il entre en 19232 et produit des œuvres dans le style de l'Ashcan aesthetic. À cette époque-là, il illustre des événements sportifs ainsi que les comptes rendus des tournées du Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus pour le journal National Police Gazette de New York. Il fait aussi de nombreuses esquisses d'animaux publiées un an après son départ pour la France, en 1926, sous le titre Animal sketchings. Toute sa vie durant il illustrera des ouvrages littéraires et des albums notamment pour les Editions Maeght. Calder a également réalisé au cours de sa longue carrière de nombreux bijoux. Il a également réalisé en 1969 des décors d'assiettes en collaboration avec la Manufacture nationale de Sèvres.

__________________________________________

2022- A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

vendredi 11 février 2022

Tamara de Lempicka (1898-1980) - Still life with portrait



Tamara de Lempicka (1898-1980) Still life with portrait Private collection

Tamara de Lempicka (1898-1980)
Still life with portrait
Private collection 

Que voit-on ? Posés sur un guéridon devant un mur des éléments très disparates et qui n'ont rien en commun  les uns avec les autres, selon le grand principe du catalogue absurde surréaliste;  ainsi l'ont trouve ici de gauche à droite : une pole de carte visites non identifiées, une feuille de caoutchouc tombée de la plante en pots du même nom, à côté de laquelle deux livres maintiennent contre le mur une feuille de dessin enroulée,  une boite d'allumettes fermée, un cornet doseur à bec verseur en verre opaque, une pièce de tissus rayée ou un rideau et, sur le mur du fond, le portrait épinglé contre le mur d'une personnage hollandais ou espagnol du XVIe siècle portant une fraise.  

Rappel biographique : Tamara de Lempicka est une peintre polonaise représentative du mouvement Art déco. Fille de Boris Gorski, juif russe, et d'une mère polonaise, son enfance se passe dans un milieu aisé et cultivé entre Saint-Pétersbourg, Varsovie, Lausanne et Paris. En 1920, à l'Académie Ranson à Paris, elle reçoit l'enseignement de Maurice Denis et à l'Académie de la Grande Chaumière celui d'André Lhote. C'est là qu'elle forge petit à petit son style qui, dans une synthèse de l'art maniériste de la Renaissance et du néo-cubisme, va correspondre parfaitement à la mode de son temps. L'envol de sa carrière coïncide avec sa première exposition personnelle à Milan en 1925. En France, elle participe pleinement à la vie artistique et mondaine parisienne où elle rencontre André Gide, Suzy Solidor, de riches industriels, des princes russes émigrés, etc. En 1928, elle installe sa maison-atelier au no 7 de la rue Méchain, dans le 14e arrondissement, conçue par Robert Mallet-Stevens. A partir de 1929, elle expose simultanément en Pologne (médaille de bronze à l'exposition internationale de Poznan), à Paris (dans quatre salons et à la galerie Colette Weil) et aux États-Unis (Carnegie Institute de Pittsburgh).
Tamara de Lempicka occupe une place à part dans l'art du 20e siècle : malgré une production modeste (à peine 150 tableaux dans sa meilleure période, qu'on situe entre 1925 et 1935), ses œuvres évoquent et reflètent le style et la mode des années folles de l'entre-deux-guerres. Avec une stylisation néo-cubiste, ses œuvres, principalement des portraits, se caractérisent par un modelé accentué, des couleurs vives mais dans une gamme restreinte, mises en valeur par des fonds gris ou noirs. La composition très resserrée s'inspire du cadrage cinématographique. Bien que la nature morte ne soit pas sa spécialité, elle en a peint une vingtaine.

____________________________________________

2022- A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau 

mercredi 9 février 2022

Bernard Buffet (1928-1999) - Nature morte avec boîte à sel, verre et bocal


Bernard Buffet (1928-1999) Nature morte avec boîte à sel, verre et bocal, 1948 Collection privée



Bernard Buffet (1928-1999)
Nature morte avec boîte à sel, verre et bocal, 1948
Collection privée 

Que voit on ? Ce que décrit  à travers un trait d'une grande précision et d'une grande sobriété.  très caractéristiques des premières oeuvres du peintre.

Rappel biographique : Bernard Buffet est un peintre français expressionniste, qui a peint aussi bien des personnages que des figures, animaux, nus, paysages, intérieurs, natures mortes, fleurs. Aquarelliste, c'est également un peintre de décors de théâtre et un illustrateur. Il remporte le concours d’entrée de l'École nationale supérieure des beaux-arts en décembre 1943 à quinze ans, passant deux ans dans l'atelier du peintre Eugène Narbonne où il est déjà considéré comme très doué. Il s'y lie notamment d'amitié avec les peintres Maurice Boitel et Louis Vuillermoz.
En 1947, il expose L'Homme accoudé au Salon des indépendants et en décembre a lieu sa première exposition particulière présentée par Pierre Descargues, à la Librairie des impressions d'art. On y reconnait déjà un graphisme très caractéristique qui sera tout au long de sa vie, la marque du peintre. L'État, par l'intermédiaire de Raymond Cogniat, lui fait son premier achat pour le Musée national d'art moderne de Paris avec la peinture Nature morte au poulet. En 1955, il obtient la première place au référendum organisé par la revue Connaissance des arts désignant les dix meilleurs peintres de l'après-guerre. Il peint les maquettes des décors et des costumes pour La Chambre argument de Georges Simenon qui devient son ami. Élu à l’Académie des beaux-arts au fauteuil de Paul Jouve, Bernard Buffet est alors le plus jeune académicien jamais élu sous la coupole.
En 1978, à la demande de l’administration des postes, Bernard Buffet réalise une maquette pour un timbre de trois francs L’Institut et le Pont des arts. À cette occasion le musée postal à Paris présente une exposition rétrospective de ses œuvres. Dans les années 1970-80, Bernard Buffet est un artiste au sommet de sa gloire que les critiques n'épargnent pas, comme tout artiste qui connait un grand succès de son vivant. Ils lui reprochent principalement le " statisme " de sa touche dans laquelle ils décèlent peu d'évolutions au cours des années, le traitant volontiers de " peintre académique ".
Au début des années 1980 son œuvre immense, est plus appréciée à l'étranger qu'en France, et principalement en Extrême Orient, aux Etats-Unis, en Amérique du sud et au surtout Japon où elle connait un succès considérable et où un musée est spécifiquement construit pour lui à Surugadaira, ce qui, à cette époque, est inédit pour un peintre vivant.
En 1986, sa femme et modèle favori, Annabel, publie D’amour et d’eau fraîche ; la même année sortent les deux premiers volumes de la monographie de Yann Le Pichon, Bernard Buffet, couvrant la période 1947-1982, qui obtiennent immédiatement le Prix Élie Faure.
Bernard Buffet, diminué par la maladie de Parkinson, se suicide par asphyxie, le 4 octobre 1999, dans son atelier du Domaine de la Baume près de Tourtour (Var), étouffé dans un sac en plastique noir sur la surface duquel son nom était dessiné avec sa calligraphie si caractéristique ; dernière mise en scène un rien macabre d'un très grand artiste du 20e siècle, qui toute sa vie avait adoré mettre en scène sa propre existence. En novembre 2007, paraît le troisième et dernier volume de la monographie de Yann Le Pichon, couvrant la période de 1982 à 1999.
En 2016- 2017, le MAM (Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris), rend hommage au peintre à travers une exposition où sont présentées toutes les acquisitions du musée faites dans les années 47- 55 et quelques chef d'œuvres prêtées par le Musée Bernard Buffet de Surugadaira (Japon).

_________________________________________


2022- A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

lundi 7 février 2022

Wayne Thiebaud (1920-2021) - Hat and Lipstick

Wayne Thiebaud (1920-2021), Hat and Lipstick, Collection Privée


Wayne Thiebaud (1920-2021)
Hat and Lipstick
Collection Privée

Que voit- on ? Une  nature morte très ensoleillée  qui présente un chapeau de paille, un tube de rouge à lèvre, un pinceau à lèvres et une boite de  papier photos Kodak comme on les faisait dans les années 1960.

Rappel biographique : Le peintre américain d'origine Wayne Thiebaud, dont une célèbre toile avait été publiée au début de ce blog en 2014, est un artiste discret, de plus en plus considéré comme un des artistes majeurs du 20e et 21e siècle aux Etats-Unis.
Le travail de Wayne Thiebaud se caractérise par des peintures d'objets alimentaires de grande consommation, comme des pâtisseries, vues dans des cafétérias. Les experts se sont souvent demandés en examinant l'œuvre de Thiebaud s'il n'avait pas passé beaucoup de temps dans l'industrie agro-alimentaire pour se familiariser avec son sujet ? Et en effet c'est exactement ce qu'il a fait en ayant comme premier emploi un job de serveur à Long Beach, dans le café « Mile High and Red Hot » (Glace et hot-dog). Cet intérêt pour les objets du quotidien, confondus ensuite avec ceux de la culture de masse, associa son nom au mouvement du Pop-Art. Cependant, une fois réduit le tapage médiatique autour du pape du pop art (Andy Warhol), on remarqua - non sans stupeur - que les œuvres de Wayne Thiebaud, effectuées dans les années 50 et 60 étaient légèrement antérieures à celles des autres artistes de cette tendance... de là à lui attribuer une influence définitive comme précurseur de ce mouvement, il n'y avait qu'un pas qui, aujourd'hui, est franchi avec justesse.
Outre les pâtisseries, Wayne Thiebaud a également peint des paysages, des rues, ainsi que des personnages populaires, comme Mickey. Certaines de ses toiles récentes, comme Sunset street (1985) ou Flatland river (1997) sont remarquables pour le traité hyper réaliste, et se rapproche du travail d'un Edward Hopper, qui était tout aussi fasciné par ces scènes du quotidien américain.
Dans sa peinture, Wayne Thiebaud se concentre sur la banalité de façon à suggère l'ironie et la distance vis-à-vis de son sujet.
Wayne Thiebaud se considère comme un peintre, mais paradoxalement pas comme un artiste. C'est un lecteur vorace, qui a l'habitude de lire de la poésie, celle de son poète préféré William Carlos Williams par exemple, à ses élèves.
En septembre 2010, alors qu'il fêtait son 90e anniversaire, Wayne Thiebaud réalisa un dessin pour le 12e anniversaire de Google qui l'afficha sur sa page d'accueil. Le dessin était exécuté dans le style bien reconnaissable de Wayne Thiebaud, et montrait un gâteau sur lequel est écrit Google et où le "l" était remplacé par une bougie. Il est décédé à l'âge de 101 ans, en décembre 2021

____________________________________________

2022 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

 

samedi 5 février 2022

Luis Egidio Melendez (1716-1780) - Bodegón con peras y uvas

Luis Egidio Melendez (1716-1780) Bodegón con peras y uvas Huile sur toile, 41 x36 cm 1771 Museu Nacional d'Art de Catalunya

Luis Egidio Melendez (1716-1780)
Bodegón con peras y uvas
Huile sur toile, 41 x36 cm 1771
Museu Nacional d'Art de Catalunya 

Que voit on ? Un des chefs d'œuvres de ce maître insurpassable de la nature morte que Melendez. On note ic le contraste  saisissant entre la couleur du raisin volontairment plus noir que rouge et  la pâleur de ces poires accidentées, victimes à la fois du bec des oiseaux et de l'ouvrage du temps.  Une splendeur 

 
Rappel biographique : Le peintre espagnol d'origine napolitaine, Luis Egidio Melendez a fait carrière presque exclusivement à Madrid. Contemporain de Goya, il est considéré aujourd'hui comme l’un des meilleurs peintres de natures mortes du 18e siècle, réputation qu'il n'avait pas de son vivant qu'il a passé dans une misère noire. C'est son père, Francisco Meléndez et Louis Michel van Loo (dont il est l'assistant de 1742 à 1748) qui assurent sa formation de peintre.
Le futur Charles IV d'Espagne lui commanda une grande série de natures mortes (dont celle ci-dessus) dont une partie importante est aujourd'hui conservée au musée du Prado à Madrid.
Ses toiles peintes dans de petits formats (jamais plus de 50 cm) dans la grande tradition de l'austérité espagnole, n'en foisonnent pas moins d'une minutie des détails. toujours peints avec une absolue perfection. La composition simple et le contraste clair-obscur, s’inscrivent dans la tradition des natures mortes baroques de Zurbaran et de Cotan. Comme eux, Meléndez étudia les effets de lumière, la texture et la couleur des fruits et des légumes, ainsi que celles des récipients en céramique, verre et cuivre ou pailles. À la différence des maîtres du 17e siècle, il présente le sujet plus près du spectateur, en légère plongée. Ce sont des objets disposés sur une table, ce qui donne à ses formes une certaine monumentalité. Le genre permet au spectateur d’étudier l’objet par lui-même. Les fonds sont neutres, et c'est un puissant éclairage qui mettent valeur les contours de l’objet. C’est ainsi qu’il représente le duvet des fruits, les transparences des peaux des raisins, les intérieurs brillants des pastèques et quelquefois les accidents présents à la surface des fruits (comme ici avec les figues vertes).
Chaque toile de Meléndez est minutieusement composée et fait l'objet d'un mise en scène précise afin de créer le plus grand réalisme possible. Les « grands thèmes » n’intéressèrent jamais Meléndez qui portent surtout son attention sur les choses de la vie quotidienne, sur l’observation et l’étude de la nature. Il fut souvent comparé à Chardin, jusqu'à être même parfois surnommé le « Chardin Espagnol » ce qui est assez stupide eut égard au caractère unique de son style et à tout ce qui différencie ces deux grands peintres.

____________________________________________

2022- A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

jeudi 3 février 2022

Raoul Hynckes (1893-1973) - Chaînes


Raoul Hynckes (1893-1973) Chaines Huile sur toile, 1934, Museum Boymans Van Beuningen, Rotterdam,




Raoul Hynckes (1893-1973)
Chaines
Huile sur toile, 1934,
Museum Boymans Van Beuningen, Rotterdam,

Que voit on ? Sans doute l'un des antures mortes les plus percutante de Hynckes, qui montre sur la crête d'un mur un récipient dans lequel sont contenus trois crânes. Le style très hypperéaliste avant la lettre  se situe pourtant dans le droit de l'Ecole  surréaliste blege avec des points de similitudes evidents avec l'oeuvre de René Magritte  et même Salvador Dali ( qui n'a pourtant rien de belge!)

Rappel biographique : Après ses études en Belgique de 1907 à 1912, à l'Académie des beaux-arts de Bruxelles et à celle de Malines, Raoul Hynckes se fixe en 1914 aux Pays-Bas. Jusqu'en 1924, il reste impressionniste, puis de 1924 à 1933, ses natures mortes le montrent influencé par le cubisme et, plus particulièrement, l'œuvre de Juan Gris (Nature morte aux verres, 1929, Amsterdam, Stedelijk Museum).
À partir de 1933, il va devenir l'un des principaux représentants, avec Carel Willink et Pyke Koch, du réalisme magique néerlandais, et va privilégier le genre de la nature morte à laquelle se trouve toujours associée une tête de mort. Ses compositions, exécutées avec un rendu scrupuleux, sont marquées à la fois par l'influence de la peinture métaphysique et la représentation du thème traditionnel de la vanité. Son art culmine avec le tableau Chaînes (ci-dessus), et Ex Est (Nature morte à la tête de mort, 1940, Amsterdam, Stedelijk Museum), qui représente dans une trappe d'égout une tête de mort au milieu de détritus : cette composition exprime bien à la fois sa vision tragique du monde et la déchéance de l'humanité.
Raoul Hynckes est représenté dans de nombreux musées néerlandais.

____________________________________________
2022 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

mardi 1 février 2022

Marie Egner (1840-1950) - Herbstblumenstrauß

Marie Egner (1840-1950) Herbstblumenstrauß Aquarell auf Papier


 
Marie Egner (1840-1950)
Herbstblumenstrauß
Aquarell auf Papier
Private collection

Que voit on ? Un bouquet de fleurs des champs, d'herbes de la prairie et de feuillages d'automme dans un beau vase octogonale d'inspiration orientale. Beaucoup de mouvement et de fraicheur dans cette remarquable aquarelle. 

Rappel biographique : L'artiste peintre autrichienne Marie Egner est considérée comme un des figures les plus importantes de la scène impressionniste autrichienne du début du 20 e siècle avec Olga Wisinger-Florian, Broncia Koller et Tina Blau.
Marie Egner a d'abord étudié le dessin à Graz avec Hermann von Königsbrunn, puis à Düsseldorf ,avec Carl Jungheim avant de se rendre à Vienne en 1882 . De 1900 à 1909, elle est membre du groupe d'artistes Acht Künstlerinnen à Vienne,. Elle dut abandonner sa propre école de peinture pour femmes en 1910 pour des raisons de santé. Après la Première Guerre mondiale, elle appartenait à l' Association des artistes plasticiens autrichiens (VBKÖ), À partir de 1930, elle perd la vue et se retire de la vie publique.

____________________________________________
2022 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau