jeudi 31 décembre 2020

Līvija Endzelīna (1927-2008) - Horloges

https://astilllifecollection.blogspot.com/2020/12/livija-endzelina-1927-2008-horloges.html



Līvija Endzelīna (1927-2008)
Horloges,  1979
Collection Privée

Rappel biographique : Née en Lettonie, Līvija Endzelīna (1927–2008) est l'une des figures les plus connues mais aussi l'une des plus énigmatiques de l'art letton du XXe siècle. Derrière cette œuvre, qui gagna très  rapidement en renommée, se cachait une artiste solitaire qui évitait de commenter publiquement  son art, les influences qui le sous-tendent ou les principes de création qu'elle suivait. L'attrait de ses natures mortes était dû à la fois aàses allusions à l' imagerie nationale lettone et à leur aspect surréaliste, présentée dans un langage visuel apparemment compréhensible. Līvija Endzelīna a apporté à l'art letton une nouvelle version originale et très subjective de la peinture  réaliste, différent de l'académique du réalisme socialiste cultivée dans les décennies précédentes et de l'hyperréalisme d'avant-garde qui émergeait à son époque. 


__________________________________________
2020 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

mercredi 30 décembre 2020

Eero Nelimarkka (1891-1977) - Chaussures

 

https://astilllifecollection.blogspot.com/2020/12/eero-nelimarkka-1891-1977-chaussures_30.html

Eero Nelimarkka (1891-1977)
Chaussures, 1922
Huile sur toile,
Musée des Beaux-Arts de Tikanoja, Finlande

Que voit on ? Trois paires de chaussure de chaussures jetées dans un coin de pièce. Une merveilleuse façon de terminer cette merveilleuse années 2020, qui ne fut pas meilleure que l'année 1922 où la toile fut peinte !!!

Rappel biographique : Le peintre finlandais Eero Aleksander Nelimarkka est connu pour ses paysages plats d' Ostrobotnie (les Lakeus), mais également pour ses nombreux autoportraits, portraits de notables Finlandais et de membres de leur famille et pour ses natures mortes aux sujets souvent inhabituels. En 1912, Nelimarkka vient étudier à Paris à l'Académie de la Grande Chaumière et à l' Académie Julian. En 1945, devenu un artiste connu, il se consacre à l'enseignement et crée la "Fondation Nelimarkka" avec mission de préserver et de promouvoir la production et le travail de la vie d'Eero Nelimarkka. En 1964, la fondation construit le Musée Nelimarkka dans la ferme de son père à Alajärvi, dans le sud de l'Ostrobotnie. Sa collection est riche d'environ 1700 œuvres.


__________________________________________
2020 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

mardi 29 décembre 2020

Egon Schiele (1890-1918) - Peasant Jugs Series

 


Egon Schiele (1890-1918) 
Peasant Jugs Series, 1918 
Gouache, aquarelle et crayon sur papier
Collection privée

 Que voit on ?  Une  nature morte de poteriescomem Egon Schiele en a peint quelques unes, parties d'une   série  dédiée, qu'il a réalisé l'année même de sa mort. Le bougeoir sans bougie  au premier plan en est-il le symbole ? 

Rappel biographique : Egon Schiele est un peintre, poète et un dessinateur autrichien qui a laissé 300 peintures, 17 gravures et lithographies, 2 gravures sur bois, de nombreuses sculptures et 3 000 dessins, aquarelles ou gouaches.  Tout au long de son oeuvre le dessin se caractérise toujours par sa netteté, avec un trait marqué, énergique et sûr, parfois même violent.
Il est surtout connu pour ses portraits, autoportraits et nus saisis dans des poses insolites, voire caricaturales, qu'il avait étudié sur certains déments dans un asile psychiatrique, ainsi que sur des positions des marionnettes manipulées.
Il faut préciser enfin la part allégorique très importante de l'oeuvre de Schiele. Les titres de certains tableaux (Agonie, Résurrection…) et certains de ses propos abondent dans ce sens. Le célèbre tableau, La Famille (1918), affirme cette part allégorique : Schiele se représente avec sa femme et son enfant, alors même qu'il n'est pas encore père et ne le sera jamais, car lui, tout comme sa femme enceinte, meurent de la grippe espagnole avant de voir naitre l'enfant. Ce tableau non achevé sera son dernier. 


___________________________________
2020 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

lundi 28 décembre 2020

Antonio Pereda y Salgado (1611-1678) - Bodegon con nuece


Antonio Pereda y Salgado (1611-1678)
Bodegon con nuece, 1634.
Huile sur panneau de bois
Collection privée

Que voit on ? Où l'on s'aperçoit que rien n'est plus proche d'un cerveau qu'une noix !


Rappel biographique : Antonio de Pereda y Salgado est un peintre espagnol du siècle d'or. Fils d'un modeste peintre de Valladolid du même nom, il perd son père а l'âge de 11 ans. Il étudie alors dans l'atelier de Diego Valentin Diaz, avant de partir à Madrid avec sa mère vers 1627. Il y devient l'élève de Pedro de las Cuevas. Précoce, il se fait remarquer par plusieurs commanditaires importants dont le juge du conseil royal Don Francisco de Tejada. Il est introduit à la cour de Philippe III et obtient la protection de l'italien Giovanni Battista Crescenzi, marquis de la Torre, arrivé en Espagne en 1617 et devenu surintendant des bâtiments royaux. Il reçoit une commande pour un tableau de la série des batailles du salon des royaumes au palais du Buen Retiro, Le Marquis de Santa Cruz secourant Gênes assiégée qui consacre définitivement sa réputation. Cependant la disparition de son protecteur en 1637 l'écarte d'autres commandes royales. Il se consacre alors à la peinture religieuse pour des chapelles privées et а la peinture de natures mortes et notamment de Vanités, dont il reste une des grands maitres incontestés.
Il décède le 30 janvier 1678 à Madrid, à l'âge de 66 ans.


________________________________________

2020 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau


dimanche 27 décembre 2020

Nicolas de Staël (1914 - 1955) - Fleurs sur une table couleur saumon

https://astilllifecollection.blogspot.com/2020/12/nicolas-de-stael-1914-1955-fleurs-sur.html



Nicolas de Staël (1914 - 1955),
Fleurs sur une table couleur saumon, 1953.
Huile sur toile, 81 x 64,3 cm
Collection privée

Que voit on?  Cette nature morte florale peinte à Ménerbes en Provence  est très caractéristique de  la période encore liée à l'abstraction figurative de Nicolas de Staël. Les fleurs du bouquet sont traitées par larges aplats abstraits au couteau, sans nuances,  mais chaque forme est parfaitement reconnaissable et identifiable. Cette volonté de figuration est même contenu edans le titre du tableau qui décrit avec un précision inhabituelle la  nature de l'entablement. 

Rappel biographique : Le peintre français d'origine russe Nicolas de Staël, né baron Nicolaï Vladimirovitch Staël von Holstein, est issu d'une branche cadette de la famille de Staël-Holstein. Plus d'un demi siècle après sa mort, il reste l'un des peintres les plus marquants du 20e siècle posant un problème aux historiens de l'art qui ne savent pas dans quelle catégorie le classer, ce qui doit le réjouir post mortem, lui qui détestait les catégories et les courants.
La réinvention de la figuration opérée par Staël a été mal comprise alors qu'elle anticipait d'une vingtaine d'année l'évolution générale de l'art. Il a « retrouvé le visible sans renoncer aux possibilités expressives et à la liberté d'action qui définissent la peinture contemporaine » alors que Paris perd sa place de capitale des arts, dès les années 1960, sous l'effet du marché de l'art et de la surenchère :
" On y est devenu incapable de discerner le pastiche de l'original " selon Umberto Eco.
Selon Marcelin Pleynet et Michel Seuphor : « ...il faut tenir compte de Nicolas de Staël, vu et revu souvent avec et travers l'avant-garde américaine de années cinquante. Ces nouveaux mouvements d'abstraction suivent le cheminement de Staël, délaissant la peinture gestuelle pour une peinture brossée, voir maçonnée ». Peu exposé de son vivant, son œuvre a donné lieu à de nombreuses manifestations posthumes qui ont confirmé sa stature sur le plan international. " Staël fut le plus puissant créateur de sa génération dans l'École de Paris de l'après-guerre, sur laquelle il a exercé une forte influence Il a été le premier à dépasser l'antinomie abstraction-figuration ".
Nicolas de Staël meurt à 41 ans en se jetant de la terrasse de l'immeuble où il avait son logement et un de ses ateliers à Antibes. L'ensemble de son œuvre s'étend sur 15 années. Il a peint, à partir de 1952, plusieurs natures mortes dont quelques unes sont aujourd'hui conservées et exposées au Musée Picasso d'Antibes à quelques pas de son ancien atelier. Plusieurs sont présentées sur ce blog.

____________________________________

2020 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

samedi 26 décembre 2020

Beatrix Potter (1866-1943) - Daffodils


https://astilllifecollection.blogspot.com/2020/12/beatrix-potter-1866-1943-daffodils.html




Beatrix Potter  (1866- 1943)
Daffodils
Collection Privée

Que voit on  ? Une très belle gouache de  jonquilles en pots, réalisée sous forme de nature morte,  résultat des multiples observations d'après nature de plantes et d'animaux que réalisa Beatrix Potter avant de se lancer dans l'édition de contes pour enfants.


Rappel biographique : Beatrix Potter , surtout connue pour ses livres consacrée à la jeunesse §bien qu'elle n'ait aucun lien de parenté avec de Harry, comme certains pourrait le penser !!!! ) fut une naturaliste et écrivaine anglaise. C'est en fréquentant le British Museum que Beatrix se passionne pour la mycologie. Pendant des années, elle récolte des spécimens, les dissèque, les dessine dans les moindres détails et développe bientôt une théorie sur la propagation des lichens selon laquelle l'association lichénique entre algues et champignons est mutualiste. Elle légua ainsi plus de 450 dessins naturalistes à l'Armitt Museum Gallery d'Ambleside. En 1890, elle crée, à partir de ses dessins d'animaux et de plantes, ses premières cartes de vœux qu'elle envoie à Hildesheimer & Faulkner, un éditeur londonien spécialisé dans les cartes de vœux et de Noël. L'éditeur conquis  lui envoie un chèque de 6 £ et lui commande d'autres dessins. En septembre 1893, Noël Moore, le fils âgé de 5 ans de sa gouvernante, tombe malade. Pour accompagner sa convalescence, Beatrix lui compose l'histoire de quatre petits lapins nommés Flopsy, Mopsy, Cottontail, et Peter. En 1900, Potter reprend son histoire des quatre petits lapins, lui donne un nouveau titre The Tale of Peter Rabbit. Ce sera LE succès mondial  de la littérature pour enfants pendant des décennies ! 

 
__________________________________

2020 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

vendredi 25 décembre 2020

Juan van der Hamen y Leon (1596-1631) - Bodegon con frutas y flores


https://astilllifecollection.blogspot.com/2020/12/juan-van-der-hamen-y-leon-1596-1631.html

Juan van der Hamen y Leon (1596-1631)
Bodegon con fruitas y flores
Museo del Prado, Madrid

 

Que voit on ?  La somptuosité même, l'équilibre des formes et des couleurs faites peinture !  La diversité des éléments et des textures représentées est telle que l'on a l'impression que le peintre a réuni dans cette seule toile tout ce qu'il avait déjà peint individuellement dans d'autres tableaux : ainsi ce plateau en argent contenant des prunes et des cerises, ainsi les corbeilles en osier contenant pommes ou  cerises, le vase en verre transparent et son bouquet couronné de tulipes en boutons...  Le peintre atteint ici une perfection.

 Rappel biographique : le peintre espagnol Juan van der Hamen y Leon - dont un grand nombre de natures mortes ont été publiées dans ce blog - est surtout connu pour être un maître de ce genre, bien qu'il ait peint aussi des motifs religieux, des paysages et des portraits. Influencé autant par Juan Sanchez Cotan que par la peinture flamande de Frans Snyders dans ses premières natures mortes, il opta finalement pour un naturalisme plus italien et introduisit beaucoup de fraîcheur dans ses compositions. Sa touche est d'une grande délicatesse et d'un absolue précision. Van der Hamen emprunte à Sánchez Cotán le style apparemment sobre de ses compositions mais aussi cette façon systématique de détacher les objets sur un fond sombre et de les éclairer d'une lumière puissante. Les arrangements en quinconces et les ombres portées renforcent l'impression de précision et révèlent que ces compositions sont finalement tout sauf simples ! A partir de 1626, Van der Hamen peint des natures mortes plus complexes que ses premières en plaçant les objets sur différents niveaux. Ce type de composition que l'on retrouve à Rome au début des années 1620 dans les œuvres de Tomasso Salini et d'Agostino Verrocchi, était déjà présent dans les natures mortes de l'Antiquité que l'on découvrira à Pompei et Herculanum au 18e siècle. Les natures mortes de Juan van der Hamen ont exercé une grande influence sur ses contemporains comme Francisco de Zurbarán et plus tard chez des peintres comme Antonio Ponce et Juan Arellano. Une des caractéristiques de la peinture de Van der Hamen, pour laquelle il était surtout connu de son vivant, résidait dans la représentation des coûteuses et luxueuses verreries de Venise ou d'Allemagne. Très préoccupé par l'agencement harmonieux des objets et la représentation précise des textures et des lumières, Van der Hamen livre toujours des compositions très géométriques où les cercles et les sphères ont un rôle primordial.
__________________________________

2020 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

jeudi 24 décembre 2020

Albrecht Kauw l'Ancien (1616-1681) - Nature morte avec saumon



Albrecht Kauw l'Ancien (1616-1681)
Nature morte avec saumon, 1677
Musée des Beaux Arts de Berne 

Que voit on ? Une nature morte typique du style de ce peintre dont l'habitude était de réunir sur une toile  tous les éléments ordinairement présents dans des natures mortes séparées/ Ainsi, fruits et légumes, poissons, gibiers et viandes se serrent les uns contre les autres dans une profusion cependant savamment ordonnée, chaque élément étant représenté avec un rare souci du détail.

Rappel biographique : Le peintre Albrecht Kauw l'Ancien est né à Strasbourg et mort à Berne. Il est considéré comme le chef de file de la nature morte de l'école Bernoise de peinture, ville dans laquelle il s'installe définitivement en 1640, soutenu par une riche clientèle de chatelains. Influencé par la peinture néerlandaise qui est à son apogée, Kauw est aussi un brillant cartographe et un peintre de vedute. Cependant la nature morte reste le genre qui lui permet de démontrer  le mieux son aptitude à peindre les textures différence entre plumes, poils, écailles, écorces et  chair des fruits ...

____________________________________

2020 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau





mercredi 23 décembre 2020

Edouard Manet (1832-1883) - Trois prunes

https://astilllifecollection.blogspot.com/2020/12/edouard-manet-1832-1883-trois-prunes.html


Edouard Manet (1832-1883)
Trois prunes, 1880
Collection privée

 Que voit on ? Ce que décrit le titre avec une sobriété tout a fait en accord avec le sujet ! ... qui n'en reste pas moins une ode magnifique à la couleur !  


Rappel biographique :
Le peintre français Édouard Manet est un peintre majeur de la fin du 19e siècle, initiateur de la peinture moderne qu'il libère de l'académisme, C'est une erreur de considérer Édouard Manet comme l'un des pères de l'impressionnisme : il s'en distingue en effet par une facture soucieuse du réel. Manet n'utilise pas (ou peu) les nouvelles techniques de la couleur et le traitement particulier de la lumière, utilisées par les impressionnistes. Il s'en rapproche cependant par certains thèmes récurrents comme les portraits, les paysages marins, la vie parisienne ou encore les natures mortes, tout en peignant de façon personnelle, dans une première période, des scènes de genre (sujets espagnols et odalisques entre autres).
On a beaucoup dit que lorsque Manet avait peint des natures mortes, c'était surtout pour des raisons financières qu'il l'avait fait. Il avouait lui-même avoir plus de facilités à les négocier que ses portraits. Cela ne signifie pas qu'elles aient été d'un intérêt mineur pour lui bien au contraire : la scénographie qu'il impose à ses natures mortes est tout simplement prodigieuse, qu'il s'agisse de solo comme Le citron ou L'asperge ou de mise en scène collectives comme dans Fruits sur la table ou Le Panier de fruits ou d'hommage à d'illustres maitres comme son hommage à Chardin avec La Brioche, 1870 (MET, New York).
Manet aimait authentiquement les natures mortes : « Un peintre peut tout dire avec des fruits ou des fleurs, ou des nuages seulement », affirmait-il. Une part non négligeable de son œuvre est consacrée à ce genre, avant 1870 surtout puis dans les dernières années de sa vie où la maladie l'immobilise dans son atelier. Certains éléments de ses tableaux constituent de véritables natures mortes comme le panier de fruits dans Le Déjeuner sur l'herbe, le bouquet de fleurs dans Olympia ou le pot de fleurs, la table dressée et différents objets dans Le Petit déjeuner dans l'atelier. Il en va de même dans les portraits avec le plateau portant verre et carafe dans le Portrait de Théodore Duret ou la table et les livres dans le Portrait d’Émile Zola. Mais les natures mortes autonomes, qui se revendiquent comme telles, ne manquent pas dans l’œuvre de Manet !
Considérant l'importance de la nature morte chez Manet, beaucoup – et cela dès les années 1890 – y ont vu la marque la plus évidente de la révolution qu'il accomplissait, l'avènement d'une peinture uniquement préoccupée d'elle-même et débarrassée de la tyrannie du sujet. En refusant toute hiérarchie à l'intérieur même du tableau, en donnant autant d'importance à l'accessoire qu'à la figure, Manet assurément rompait avec les règles académiques. (...) Comme Cézanne et comme Monet qu'il influencera, Manet trouvait dans la nature morte, obéissante et disponible, un laboratoire d'expériences colorées dont il répercutait aussitôt les trouvailles dans d'autres compositions ; comme Cézanne et comme Monet, il dit cette curieuse obsession de l'éclatante blancheur et voulut peindre lui aussi ces tables servies avec leurs nappes blanches "comme une couche de neige fraîchement tombée" (Nature morte avec melon et pêches, National Gallery of Art, London). Manet, peintre de natures mortes, a médité les grands exemples anciens, celui des Espagnols et de leurs bodegones, celui des Hollandais et bien sûr celui de Chardin. Dans les années 1860, il joue des franches oppositions du noir et du blanc, bois sombre de la table, éclat d'une nappe ou serviette sur lesquelles il dispose ses notes colorées.
A sa mort, Édouard Manet laisse plus de 400 toiles, des pastels, esquisses et aquarelles. Ses œuvres sont aujourd'hui visibles dans les plus grands musées du monde.

_______________________________________

2020 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau


mardi 22 décembre 2020

Joris van Son (1623-1667) - Nature morte aux fruits

https://astilllifecollection.blogspot.com/2020/12/joris-van-son-1623-1667-nature-morte.html


Joris van Son (1623-1667)
Nature morte aux fruits
Collection privée

Que voit on ? Un somptueux panier de fruits gorgés de soleil et de couleurs vives  qui s'éclaircissent à mesure  que l'on progresse vers le haut du panier dont l'anse est ornée en son sommet d 'un nœud de satin bleu du plus bel effet !   


Rappel biographique :
Le peintre flamand Joris van Son est des maitres les plus reconnus et les plus populaires de la nature morte flamande de l'âge d'or. Son style de même que les thématiques choisies sont indéniablement influencées un autre grand maitre flamand, Jan de Heem Davidszoon. Ce que l'on appréciait surtout alors dans ces natures mortes étaient le fait que dans une maison elles préservaient l'illusion l'abondance de l'été même au cœur de l'hiver. On avait même coutume de dire que les fruits de ces natures mortes auraient pu tenter une femme enceinte. Ses toiles sont aujourd'hui conservées dans de nombreux musées européens, les musées Néerlandais RKD en conservant plus de 70 de Joris van Son ! Son fils Jan van Son fut également un peintre de natures mortes.

__________________________________

2020 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

 

lundi 21 décembre 2020

Alberto Giacometti (1901-1966) - Nature morte avec une pomme,

https://astilllifecollection.blogspot.com/2020/12/alberto-giacometti-1901-1966-nature.html


Alberto Giacometti (1901-1966)
Nature morte avec une pomme, 1937
The Metropolitan Museum of Art, NYC

Que voit on ?  Une pomme solitaire posée sur une table  de cuisine.  Ce qui frappe dans cette magnifique nature morte c'est la petite taille de la pomme (à peine plus grande que la poignée du tiroir de la table). Perdue au milieu de  cette immensité de bois, mais bien mise en valeur sur son revêtement blanc comme un champ enneigé, elle n'en est que plus émouvante. La toile a été peinte par Giacometti en hommage à Cézanne (dont connait l'amour des pommes) après qu'il ait assisté  à une grande rétrospective Cézanne à Paris.

Rappel biographique : Alberto Giacometti est un sculpteur et un peintre suisse dont les peintures et dessins représentent un part importante de l'œuvre. Fils du grand peintre de montagnes Giovanni Giacometti, Alberto est connu essentiellement pour ses portraits, bien qu'il ait peint également peint quelques paysages, des natures mortes avec une prédilection pour les pommes (et pas seulement dans sa jeunesse) et des tableaux abstraits (entre 1920 et 1930).
L'atelier représenté ici est « la caverne-atelier » dans lequel il a aménagé en décembre 1926 au n° 46, rue Hippolyte-Maindron dans 14e arrondissement de Paris. Malgré la petite taille et l'inconfort du lieu, il ne le quittera plus jamais. Son frère Diego, sculpteur et designer de meubles et luminaires, l'y rejoint de façon permanente en 1930. Bien que l'essentiel de sa production soit fait à Paris, Alberto Giacometti retourne régulièrement en Suisse, où il travaille dans les ateliers de son père, à Maloja, hameau de Stampa. C'est en 1946-1947 que s'affirme le nouveau style de Giacometti, caractérisé par de hautes figures filiformes. Sa production est stimulée par les relations qu'il renoue avec le marchand new-yorkais Pierre Matisse, qui accueille sa première exposition personnelle d'après-guerre en janvier 1948. En juin 1951 a lieu sa première exposition d'après-guerre à Paris, à la galerie Maeght, où son ami Louis Clayeux l'a convaincu d'entrer. Il y présente des œuvres déjà montrées à la galerie Matisse, et plusieurs œuvres nouvelles, toutes en plâtre, dont Le Chat et Le Chien. Contrairement à une légende qui veut que Giacometti ait peint des natures mortes uniquement que dans sa jeunesse, les faits, têtus, prouvent le contraire puisque certaines d'entre elles passées récemment en vente chez Christie's sont datées et signées de 1957 et même celle ci -dessus datée de 1963 !

____________________________________________
2020 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau


dimanche 20 décembre 2020

Cornelis Norbertus Gijsbrechts (ca 1630 - c. 1675) - Mur de lettres avec plumes et partitions

 


 



Cornelis Norbertus Gijsbrechts (ca 1630 - c. 1675)
Brevvæg med kamfoder og nodehæfte
(Mur de lettres avec plumes et partitions)
Statens Museum for Kunst, Copenhagen

Que voit on ? Le titre décrit déjà tout de ce trompe l'œil qui représente un mur de lettre sanglées contre leur planche de bois et dissimulé aux regards par un rideau au velours vert qu 'une main bien indiscrète a soulever pour les besoins de cette nature morte d'une méticuleuse précision.

Rappel biographique : Bien que les informations biographiques concernant ce très grand peintre soient encore de nos jours, très parcellaire, on peut toutefois établir de façon certaine que c'est bien à Copenhague qu'il a fait une grande partie de sa carrière. Directeur d’une maison d’enchères, il y fit vendre un bon nombre de ses tableaux, marqués par son inimitable maîtrise du trompe-l’oeil.
Franc-maitre de la guilde de Saint-Luc à Anvers en 1659, Cornelis Norbertus Gysbrechts fut peintre de la cour du roi de Danemark, Christian V, à Copenhague entre 1670 et 1672.
La plupart des 22 toiles de Gijsbrechts a peintes à Copenhague étaient destinées à la Chambre du Roi. Le Cabinet Royal des Curiosités comprenait entre autres une «Chambre de Perspectives» qui présentait une sélection d'œuvres en trompe-l'œil, de boîtes à perspectives, d'anamorphoses et de peintures architecturales réalisées à partir de la perspective centrale. Ces oeuvres ludiques et pleines de surprises innovantes (notamment des images tridimensionnelles dans des boîtes à perspectives) avaient un aspect magique pour qui les regardaient en 1690. On sait aujourd'hui que 15 parmi les 29 peintures de la Chambre de Perspectives furent réalisées par Gijsbrechts. C'est d'ailleurs encore, de nos jours, le Danemark qui conserve la plus importante collection d'oeuvres de Goosbrechts au monde. D'un point de vue stylistique, Gijsbrechts fut influencé par Jan Davidsz de Heem mais son approche des compositions va bien au-delà de cette influence et en fait a bien des égards un précurseur de biens des mouvements futurs.

___________________________________________

2020 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

samedi 19 décembre 2020

Pierre Bonnard (1867-1947) - Corbeille de Fruits, 1924

 




Pierre Bonnard (1867-1947)
Corbeille de Fruits, 1924
Collection privée

Que voit on ? Le thème de la corbeille de fruits revient très souvent dans l'œuvre de Bonnard. Présentée  "en majesté "sur une table comme dans Corbeille de fruits, 1924  ou mêlée à d'autres  éléments comme dans le Panier de Bananes en 1926  ou posé sur un coidn et able comme  Corbeille de Fruits ,1922 . On remarque aussi que Bonnard ne cherche pas à s'encombrer de titres originaux : une corbeille de fruits s'appelle corbeille de fruits, un point c'est tout ! Seule la date change...Et Bonnard  en a peint plusieurs par années ! Dans celle ci-dessus, le haut de l'anse a disparu du cadre. Cela permet de mieux apprécier l'explosion de couleurs des fruits dans la corbeille et surtout l'ombre délicate (une véritable dentelle) que jette le tressage sur le l'entablement !

Rappel biographique : le peintre français Pierre Bonnard est connu pour ses peintures de personnages, ses nus, ses portraits, ses paysages animés, ses intérieurs et ses natures mortes de fleurs et fruits. Bonnard est un artiste post-impressionniste, membre du groupe des Nabis, par lesquels il fut surnommé le Nabi japonard. En réaction à l'impressionnisme, les Nabis veulent libérer leur peinture des exigences du réalisme : « Ensemble, nous avons méprisé l'école et les écoles, les rapins, leurs traditions, leurs farces et leurs bals inutilement nudistes. Ensemble nous nous sommes sérieusement amusés ». Les artistes nabis cherchent des voies plus spirituelles au contact de philosophies et de doctrines nouvelles teintées d'Orient, d'orphisme, d'ésotérisme, et de théosophie. Ils s'appliquent à retrouver le caractère « sacré » de la peinture et à provoquer un nouvel élan spirituel par le seul moyen de l'art.
Une fois devenu célèbre, Pierre Bonnard fut connu pour ne pouvoir s’empêcher de retoucher ses toiles une fois celles-ci achetées et exposées dans un musée. Ses amis appelaient ça « bonnarder » ou « bonnardiser ». Un journaliste relate cette attitude devenue visiblement coutumière. « Au musée de Grenoble et au Musée du Luxembourg, il arriva à Bonnard de guetter le passage d'un gardien d'une salle à l'autre, de sortir d'une poche une minuscule boîte garnie de deux ou trois tubes et, d'un bout de pinceau, d'améliorer furtivement de quelques touches un détail qui le préoccupait. Et, son coup fait, de disparaître, radieux, comme un collégien après une inscription vengeresse au tableau noir. »

__________________________________________
2020 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

vendredi 18 décembre 2020

Jean-Picart-Le-Doux (1902-1982) - Promenade à la mer


 
 
 
Jean-Picart-Le-Doux (1902-1982)
Promenade à la mer, 1959
(Lithographie)
Collection privée
 

Que voit on ?  Une  nature morte marine qui ne dit pas son nom ! Comme souvent chez Picard-Le-Doux et même dans ce style tardif, ce sont des coquillages qui sont en scène... ici assez sobrement sur une plage devant des filets de pêches que l'on devine dans le lointain.

Rappel biographique : Jean Picart Le Doux est un grand maître de la tapisserie d'Aubusson, qui a produit plus de 400 tapisseries originales. Plusieurs de ses œuvres furent sélectionnées pour la décoration du paquebot France, dont la célèbre tapisserie monumentale Les Phases du Temps placée dans le fumoir des Première classe. Sans formation professionnelle spécialisée, Jean Picart-Le-Doux fait ses débuts dans la reliure et l'édition, puis il s'oriente vers la publicité et les arts graphiques et publie ses premières œuvres en 1935. Ses premiers cartons de tapisserie datent de 1943 après avoir remporté le Grand prix de l’affiche de théâtre au Salon de l'imagerie.
En 1947, il rencontra Jean Lurçat et, avec Marc Saint-Saëns, ils fondent l’Association des peintres-cartonniers de tapisserie. En 1950, Picart-Le-Doux rencontre deux graphistes français, Jean Colin et Jacques Nathan, et deux graphistes suisses, Fritz Bühler et Donald Brun, à l'occasion d'une exposition de leurs travaux à Bâle. Il projette alors l'idée d'une Alliance graphique internationale (AGI). Celle-ci est fondée officiellement le 22 novembre 1952 et Picart-Le-Doux en sera le premier président. Il est membre du conseil d'administration de la Société Nationale des Beaux-Arts dans la section Art Décoratif de 1975 à 1980.

____________________________________________

2020 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau


jeudi 17 décembre 2020

Clément Serveau (1886-1972) - Nature morte de fleurs et de fruits devant la mer

 

https://astilllifecollection.blogspot.com/2020/12/clement-serveau-1886-1972-nature-morte.html



Clément Serveau (1886-1972)
Nature morte de fleurs et de fruits devant la mer
Collection privée

Que voit on ? Sur un entablement recouvert d'une nappe blanche, protégée par un plaque de verre aux contours ouvragés : un pot bleu contenant des fleurs ; une corbeille en osier tressée remplie de fruits d'été ; un compotier en argent vide ; un citron coupé (symbole de l'amertume de la vie dans les nature de l'âge d'or hollandais) posé à même le verre de protection de la nappe. Le tout est posé devant une fenêtre ouvrant sur la mer a travers une rampe de balcon richement sculptée.

Rappel biographique : Le peintre et graveur français Clément Serveau fut surtout connu pour avoir dessiné les billets de 1000 francs (Minerve et Hercule) de 1945. Il  avait commencé sa carrière en suivant, entre 1904 et 1914, les cours de l'Ecole des arts décoratifs puis de l'Ecole des beaux-arts à Paris de 1904 а 1914 tout en débutant en 1905 au Salon des Indépendants et en participant aux Salons des artistes français, aux Salons d'automne et aux Salons des Tuileries. Dès 1919 il est directeur artistique des éditions Ferenczi, une maison dont Colette fut la directrice littéraire, et illustre, à l'aide de sa technique du bois gravé, 78 ouvrages du Livre moderne illustré. Après la seconde guerre mondiale sa carrière devient internationale et il participa à de nombreuses expositions d'art français en Suède, à Londres, aux États-Unis, au Canada... où chaque fois il réalise et vend des œuvres dans des styles très variées qui vont du réalisme au post cubisme.
  ____________________________

2020 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

mercredi 16 décembre 2020

Fede Galizia (1578-1630) - Alzata d'argento con ciliegie

 

 

https://astilllifecollection.blogspot.com/2020/12/fede-galizia-1578-1630-alzata-dargento.html

 

Fede Galizia (1578-1630)
Alzata d'argento con ciliegie, 1604
(Compotier d'argent avec cerises) 1604
Collection privée


Que voit on ? Une coupe centrée au milieu de la composition comme c'est invariablement le cas dans toutes les natures mortes de cette grande peintre italienne qui reconduisait de toiles en toiles exactement la même composition. Seuls changeaient les fruits. Dans cette nature morte la coupe centrale est donc en argent ciselé, comme a peu près toutes les autres compositions et contient de magnifiques cerises. Sur l'entablement,  quelques autres cerises par grappes de trois ou quatre, tombées du compotier. Des papillons (symboles de corruption de la matière) commencent  à les butiner. A droite :  quelques cerises commencent à montrer des signes de pourrissement, illustrant le  Tempus fugit ou Memento Mori que toute nature morte devait  véhiculer à cette époque là. 

Rappel biographique : Fede Galizia appelée aussi Fede Gallizi est une peintre italienne de l'époque baroque. Elle apprit à peindre dans l'atelier de son père le peintre miniaturiste Nunzio Galizia, qui travaillait à Milan. A 12 ans, elle maîtrise parfaitement l 'art de la gravure. A 20 ans, elle a déjà une réputation de portraitiste qui dépasse les frontières du duché de Milan. En 1596, elle réalise une Judith et sa servante qui lui assure une notoriété de peintre majeure. Elle exécute plusieurs commandes pour des églises de Milan dont un retable pour l'église Santa Maria Maddelena.
En 1630, elle meurt à Milan de la grande peste qui ravageait alors l'Italie.
C'est en 1965 seulement que Stefano Bottari constitue le catalogue de ses œuvres. A la surprise générale il lui attribue une majorité de natures mortes alors que sa réputation de son vivant était plutôt basée sur les portraits et les sujets sacrés (les plus nobles des genre picturaux de l'époque).
Ses natures mortes d'une très grande simplicité, empreintes du dépouillement prôné par la Contre-Réforme, font souvent penser à celles de Zurbaran. Fede Galizia est avec Clara Peeters à Anvers et Louyse Moillon à Paris l'une femmes premières peintres de natures mortes. _________________________________________


2020 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau,

mardi 15 décembre 2020

Jean Fautrier (1898-1964) - Nature morte à la carafe et aux pommes

https://astilllifecollection.blogspot.com/2020/12/jean-fautrier-1898-1964-nature-morte-la.html






Jean Fautrier (1898-1964)
Nature morte à la carafe et aux pommes, 1939
Collection privée

 Que voit on ?  Sur une empilement de pâtons à gâteaux ronds, quatre pommes dont deux rouges et deux vertes et une carafe en cristal vide.  EL seul drame qui se joue ici risque d'etre simplement celuid 'une bonne tarte aux pommes !!!

Rappel biographique : le peintre, sculpteur et graveur français Jean Léon Fautrier est, avec Jean Dubuffet, le plus important représentant du courant de " l'Art Informel " appelé aussi " Art Brut " ou " Tachisme ". L’Art Informel regroupe à la fois le courant de l’abstraction lyrique avec ses techniques d’expressions essentiellement gestuelles, le matiérisme dont l’objet est de travailler les matières sur les surfaces de la toile, et par rapprochement, le spatialisme dont les recherches portent sur les dimensions de l’espace et du temps et sur la lumière. D’autres courants, comme le mouvement CoBrA, le Groupe Gutai, l’expressionnisme abstrait en Allemagne, l’Action Painting de Jacskon Pollock aux Etats-Unis peuvent être rapprochés aussi de l'Art Informel.
Fautrier est aussi un pionnier de la technique des hautes pâtes. Dès l'âge de 14 ans, il étudie l’art à la Royal Academy de Londres et découvre les peintures de Turner qui l'impressionnent beaucoup. De retour en France, il est mobilisé en 1917. Gazé à Montdidier, il est définitivement réformé en 1921. Il expose dès 1921 des natures mortes et des portraits. En 1923, il rencontre Jeanne Castel, avec laquelle il vivra un certain temps. En 1924, première exposition personnelle et premières ventes ; l’année suivante, le marchand d’art Paul Guillaume lui achète quelques tableaux. C’est avec ce même Paul Guillaume que Fautrier passe un contrat d’exclusivité en 1927. Jusqu'en 1933 il se partage entre sculpture, peinture et gravures. Il réalise notamment des gravures pour l'édition illustrée de l'Enfer de Dante préparée par Gallimard, projet qui n'aboutira pas. Quelques unes de ses peintures sont exposées en 1945 à la Galerie Drouin, suscitant une vive admiration de l'intelligentsia parisienne. Le catalogue de l'exposition était préfacé par André Malraux. Dans les années qui suivent, Fautrier travaille à l'illustration de plusieurs ouvrages, parmi lesquels L'Alleluiah de Georges Bataille et enchaîne sur une série consacrée aux petits objets familiers. En 1950, il invente avec sa compagne, Jeanine Aeply, un procédé complexe mêlant reproduction chalcographique et peinture, qui permet de tirer ses œuvres à plusieurs exemplaires, pour obtenir ce qu’ils appelleront des « originaux multiples ».
Jean Fautrier reste, au delà des modes et des mouvements, un très grand peintre français, injustement oublié dans ce début de 21e siècle.

____________________________________________

2020 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

lundi 14 décembre 2020

Charles Rennie MacKintosh (1868-1928) - Pink canations (œillets roses)




Charles Rennie MacKintosh (1868-1928)
Pink canations œillets roses)
Private Collection

Que voit on ? Dans un panier tressé gris  à motifs art déco, un très généreux bouquet d'œillets roses  saisi à tous les stades du mûrissment du bouton à la fleur largement épanouies . Une des fleurs (blanche) tombée du panier sur l'entablement (noir) attire l' attention sur un minuscule objet bleu, que l'on pense être une porcelaine de Chine, mais qui n'est rien d'autre qu'un verre à eau à godrons, dans lequel se reflète la lumière bleue de l'extérieur ! 

Rappel Biographique : Charles Rennie Mackintosh est un architecte, concepteur et aquarelliste britannique, principal représentant de l'Ecole de Glasgow, courant issu du mouvement Arts & Crafts, qui influença le mouvement Modern Style, pendant anglo-saxon du style Art nouveau.
Il forme un groupe d'artistes connu sous le nom de The Four au sein de l'École d'art de Glasgow. Charles Rennie Mackintosh a toucheé à de nombreux domaines. À la fois architecte, décorateur, créateur de mobilier, de textiles et de ferronnerie, il acquit très vite un style unique en combinant les différentes influences qui apparaissaient à l’époque. Mackintosh créea une fusion entre les éléments traditionnels et le modernisme. Il créa une rupture avec le style victorien en abandonnant la surabondance des décors.
Bien qu'assez peu populaire dans son Écosse natale, il connut un relatif succès à l’extérieur du Royaume-Uni. Localement, la personnalité de Mackintosh et les dépassements de budget créerent souvent des frictions avec les mécènes et conseils d’administration. De plus ses conceptions avant-gardistes ne furent pas toujours comprises du public. Les critiques de son style ont été souvent vives. Il fallut attendre 1933 pour qu’une rétrospective réhabilite son œuvre dans sa ville natale.Lors de ses expositions européennes, il a influencé les mouvements architecturaux naissants tels que la Sécession viennoise et le Deutscher Werkbund. Sa créativité y fut beaucoup plus reconnue qu’en Écosse. Précurseurs du post-modernisme, certains des principes élaborés par Mackintosh furent repris plus tard par les modernistes européens comme dans des constructions du mouvement Bauhaus.
Le rôle de sa femme, Margaret, est à souligner. Elle l’influencça énormément dans la conception des intérieurs. Mackintosh écrivit à son sujet : « N'oublie pas que tu es pour la moitié sinon les trois quarts de toute mon œuvre… » Il aurait de même déclaré : « Margaret a du génie, je n'ai que du talent " . Voilà qui est assez clair !

___________________________________________

2020 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau


dimanche 13 décembre 2020

Jean-Baptiste-Siméon Chardin (1699-1779) - Les Attributs de la musique militaire

https://astilllifecollection.blogspot.com/2020/12/jean-baptiste-simeon-chardin-1699-1779.html



Jean-Baptiste-Siméon Chardin (1699-1779)
Les Attributs de la musique militaire 
Collection privée

Que voit on ? Chardin a peint à de nombreuses reprises, sous forme de nature morte, autour du thème des attributs des arts. Ces tableaux sont aujourd'hui dispersés aussi bien dans les grands musées de la planète que dans de prestigieuses collections privées.  L'équilibre de la composition de celle-ci qui détaille les instruments de musique militaire (tambour, fifres et violon) est en tout point comparable à celui des aux Attributs de la Musique conservés au Louvre.

Rappel biographique : Jean-Baptiste-Siméon Chardin est considéré comme l'un des plus grands peintres français et européens du 18e siècle. Célèbre pour ses scènes de genre et ses pastels, il est aussi reconnu pour ses natures mortes dont il reste le maître incontesté. D'après les frères Goncourt, c'est Coypel qui en faisant appel à Chardin pour peindre un fusil dans un tableau de chasse, lui aurait donné le goût pour les natures mortes. A partir du Salon de 1748, Chardin expose de moins en moins de scène de genre, il multiplie désormais les natures mortes. Ce retour à ce type de peinture va durer une vingtaine d'années. Il est difficile de donner des raisons à ce changement de cap. On sait que pendant cette période la vie de Chardin est en pleine mutation. Il se remarie, il reçoit une pension du roi. Il est désormais à l'abri du besoin. Ces deux tableaux de réception à l'Académie Royale de peinture sont tous deux des natures mortes, La Raie et Le Buffet qui se trouvent aujourd'hui au Musée du Louvre. Chardin devient ainsi peintre académicien « dans le talent des animaux et des fruits », c'est-à-dire au niveau inférieur de la hiérarchie des genres alors reconnus. Et c'est sans aucun doute Chardin qui va lui donner ses lettres de noblesse et en faire un genre pictural égal, voire même supérieur à bien des égards, aux autres.
Les natures mortes qu'il peindra à partir de 1760 sont assez différentes des premières. Les sujets en sont très variés : gibier, fruits, bouquets de fleurs, pots, bocaux, verres... Chardin semble s'intéresser davantage aux volumes et à la composition qu'à un vérisme soucieux du détail, ou aux effets de trompe-l'œil. Les couleurs sont moins empâtées. Il est plus attentif aux reflets, à la lumière : il travaille parfois à trois tableaux à la fois devant les mêmes objets, pour capter la lumière du matin, du milieu de journée et de l'après-midi. On peut souvent parler d'impressionnisme avant la lettre.
Chardin cherchait à reproduire la matière, ces fruits semblent aussi vrais que nature, Diderot s'extasiait devant ce réalisme dans son compte-rendu du Salon de 1759 : " Vous prendriez les bouteilles par le goulot si vous aviez soif " ou encore en 1763, " C'est la nature même; les objets sont hors de la toile et d'une vérité à tromper les yeux. (...)
 Pour regarder les tableaux des autres, il semble que j'ai besoin de me faire les yeux ; pour voir ceux de Chardin, je n'ai qu'à regarder ce que la nature m'a donné et m'en bien servir ". " O Chardin ! ce n'est pas du blanc, du rouge, du noir que tu broies sur ta palette: c'est la substance même des objets, c'est l'air et la lumière que tu prends à la pointe de ton pinceau et que tu attaches sur la toile ".

____________________________________________

2020 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau
 

samedi 12 décembre 2020

Henri Matisse (1869-1954) - Nature morte à la nappe bleue, 1909.


Henri Matisse (1869-1954)
Nature morte à la nappe bleue, 1909.
Hermitage Museum, St Petersbourg


Que voit on ? Matisse reprend ici la toile de Jouy qui, un an auparavant, lui avait fait entreprendre La Desserte rouge  mais en conservant la couleur réelle bleue de l'étoffe et en stylisant les motifs. L'artiste déplie le tissu sur la table comme une nappe et laisse apparaitre le reste de la pièce dans un minuscule espace sur coin droit de la toile. Plusieurs éléments sont posés  sur cette toile, estompant tout effet de perspective : au centre, un compotier rempli de fruits (pêches?) ; à droite : un carafe-décanteur à vin vide  ;  à gauche  : une chocolatière en cuivre  déjà présente dans certaines de ses natures mortes, mais aussi dans celles de Chardin. Par rapport a ces précédentes représentations,  cette chocolatière a perdu son arrogant éclat métallique original et adopte des ocres dans lesquels Matisse trouve le contraste juste avec le bleu de l'étoffe.

Rappel biographique : Henri Matisse, peint son premier tableau, Nature morte avec livres et chandelle en juin 1890, à l'âge de 21 ans Peu après, il se rend à Paris. En 1892, il rencontre Albert Marquet à l'École des Arts déco puis s'inscrit en 1895, à l'École des beaux-arts, dans l'atelier de Gustave Moreau. L'enseignement du maître encourage ses élèves à penser leur peinture, à la rêver, au-delà de la virtuosité technique. Matisse, comme ses condisciples, Georges Rouault, Léon Lehmann, Simon Bussy, Eugène Martel, Albert Huyot ou Henri Evenepoel, est stimulé par cette conception de la peinture et entend développer la sienne selon son individualité. Gustave Moreau, lors d'une correction d'un de ses premiers dessins, lui dit : « Vous allez simplifier la peinture. »
Cette prophétie peut être considérée comme le programme esthétique de l'œuvre d'Henri Matisse.
En 1896, Matisse expose pour la première fois au Salon des Cent et au Salon de la Société nationale des beaux-arts, dont il devient membre associé sur proposition de Pierre Puvis de Chavannes. Cette fonction lui permet notamment d'exposer sans passer par un jury. Il passe l'été à Belle-Île-en-Mer et rencontre l'Australien John Peter Russell, qui l'introduit auprès d'Auguste Rodin et Camille Pissarro. Il commence à s'intéresser à la peinture impressionniste qu'il découvre en 1897 au musée du Luxembourg. Il est alors un peintre classique de natures mortes réalistes aux textures amples. Pour gagner sa vie, Matisse et Marquet travaillent comme peintre décorateurs à la journée, pour les décorateurs de théâtre.
En voyage à Londres, sur les conseils de Pissarro, Matisse découvre la peinture de Joseph Mallord William Turner, puis il part s'installer en Corse où il habite dans la Villa Rocca. A Ajaccio, il peint une cinquantaine de toiles dont Le Mur rose qui représente l'arrière de l'hospice Eugénie vu depuis la Villa de la Rocca. Matisse s'inspire alors de Turner.
En 1899, il découvre le traité de Paul Signac, d’Eugène Delacroix au néo-impressionnisme.
À partir de 1900, Matisse travaille la sculpture et le modelage, à l'Académie de la Grande Chaumière, sous la direction d'Antoine Bourdelle et fréquente également l'atelier d'Eugène Carrière. Il y fait la connaissance d'André Derain et de Jean Puy. Derain lui présente Maurice de Vlaminck. Il expose au Salon des indépendants (1901) et participe à la première édition du Salon d'automne (1903)

_________________________________________

2020 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

 

 

vendredi 11 décembre 2020

Marius Borgeaud (1861-1924) - Nature au panier et coupe aux oranges

 

https://astilllifecollection.blogspot.com/2020/12/marius-borgeaud-1861-1924-nature-au.html


Marius Borgeaud (1861-1924)
Nature au panier et coupe aux oranges, 1915
Collection particulière

Que voit on ? Au-delà de ce qu'indique le tire, deux roses posés sur un guéridon rustique vert foncé  et un vase en céramique à motifs de bouquet de fleurs contenant lui-même un bouquet de fleurs. 

Rappel biographique : le peintre suisse Marius Borgeaud est connu pour être un des chefs de file européen d'un mouvement pictural contemporain de l'impressionnisme et très célèbre aux Etats-Unis : le luminisme. Arrivé à la peinture vers l'âge de 40 ans, il fréquente des artistes plus jeunes que lui d’une génération comme Francis Picabia, Paul de Castro, Maurice Asselin, Édouard Morerod qui deviendront ses amis. Puis il part s'installer en Bretagne, à Rochefort-en-Terre (Morbihan), localité dans laquelle naissent deux de ses séries les plus connues, effectuées dans la mairie et dans la pharmacie du village. Elles lui valent un grand succès au Salon des Indépendants et lancent pour ainsi dire sa carrière. Borgeaud a peint peu de natures natures isolées (à peine 5 et toujours sur de sujets très surprenants) mais dans presque chacune de ces oeuvres, il est possible de trouver une nature morte (ou plusieurs) dans un coin de pièce ou devant une fenêtre.

____________________________________________
2020 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

jeudi 10 décembre 2020

Marsden Hartley (1877-1943) - Still life with Pears, Hommage à Cézanne

https://astilllifecollection.blogspot.com/2020/12/marsden-hartley-1877-1943-still-life.html


Marsden Hartley (1877-1943)
Still life with Pears. Hommage à Cézanne
Private collection

Que voit-on  ? Pomme poires set raisin disposés dans un panier  en osier tressé et à anses. Le panier est lui même posé sur une nappe ou une céramique vernissée en  forme de  grande feuille morte qui contient des bananes, des figues et une pomme.  Cette hommage lointain a Cézanne ne fait en réalité allusion  à aucune nature more du maitre en particulier mais puise certains éléments  ici ou là.  L'intrus majeur étant les bananes, fruit, que Cézanne n'a jamais peint.

Rappel biographique : Le peintre américain Marsden Hartley dont plusieurs natures mortes ont été postées sur ce blog depuis 2013 a séjourné à Paris dès 1912, période à laquelle il a fait partie du cercle de Gertrude Stein. L'année suivante il rencontre à Berlin, Vassily Kandinsky par lequel il est très impressionné au point de commencer à peindre une série de peintures abstraites, avec des formes aux contours très nets et aux couleurs vives.  C'est à cette époque aussi qu'il entame une histoire d'amour avec un officier allemand qui sera tué au combat pendant la Première Guerre mondiale et le laissera inconsolable. Il enchaînera ensuite les aller-retour entre l'Europe et les Etats-Unis avant de se fixer en 1937 dans le Maine après avoir déclaré qu'il voulait devenir «le peintre du Maine» et rendre compte de la vie américaine au niveau local !  Hartley se rapproche alors du mouvement régionaliste, un groupe d'artistes actif du début au milieu du 20ème siècle et qui a tenté de représenter un "art américain différent". Il a continué à peindre dans le Maine, jusqu'à son décès en 1943.
Hartley a trouvé un expressionnisme original et très personnel qui donne toute sa mesure non pas tant dans ses natures mortes (assez rares) que dans les peintures des paysages et montagnes austères et tourmentés du Maine qu'il a merveilleusement peints.

____________________________________________

2020 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

mercredi 9 décembre 2020

Jane Freilicher (1924- 2014) - Flowers on Blue

https://astilllifecollection.blogspot.com/2020/12/jane-freilicher-1924-2014-flowers-on.html



Jane Freilicher (1924- 2014)
Flowers on Blue 2003
Private collection 

 Que voit on ? Un bouquet de fleurs printanières, dressé sur une table devant une fenêtre ouvrant sur le paysage  grisâtre d'une ville en hiver dont il éclaire la monotonie déprimante. 


Rappel biographique : Jane Freilicher, est une artiste-peintre américaine assimilée à la fois aux mouvements " figuratif " et " expressionniste abstrait ". A l'âge de 17 ans, elle termina ses études scolaires et fit la rencontre du pianiste de jazz Jack Freilicher qu'elle épousa en 1941 avant que le mariage ne soit annulé en 1946. Elle fait ensuite la rencontre du peintre Hans Hofmann, auprès de qui elle étudie l'art à partir de 1947, mais aussi de Larry Rivers avec lequel elle se lie d'amitié. En 1952, elle rencontre Joe Hazan, ancien businessman et danseur, devenu artiste-peintre. qu'elle épouse en 1957 ; Jane travaille dans la 5e Avenue à Manhattan où elle et son mari se sont établis. Le couple devient propriétaire d'une maison d'été qu'il fait bâtir à Long Island.
Dans les années 1950, Jane est membre d'un cercle informel d'artistes, peintres et écrivains, connu sous le nom de " École de New York ". Influencée par Hofmann, elle réalise d'abord des toiles expressionnistes abstraites. Puis, séduite par le style de Pierre Bonnard, elle s'oriente vers les paysages et les natures mortes. Son domaine de prédilection devient les scènes pastorales en milieu urbain. Elle s'inspire de la vie à Long Island. Ses œuvres sont présentées à la Tibor de Nagy Gallery de New York à partir de 1952. En 2013, une exposition Jane Freilicher: Painter Among Poets y est présentée. L'exposition déménage à Chicago en 2014 où elle est présentée à la Poetry Foundation, association de promotion de la poésie et de la culture.

____________________________________________

2020 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

mardi 8 décembre 2020

Ignacio Zuloaga y Zabaleta (1870-1945) - Las Peras de Don Guindo

https://astilllifecollection.blogspot.com/2020/12/ignacio-zuloaga-y-zabaleta-1870-1945.html


Ignacio Zuloaga y Zabaleta (1870-1945)
Las Peras de Don Guindo
Collection privée

 Que voit on ?   Sur un entablement gris, posées sur  un plateau en paille tressée, une multitude de poires. La récolte généreuse de tout un arbre, celui de Don Guindo !  


Rappel biographique : Ignacio Zuloaga y Zabaleta, fut l'un des plus importants peintres espagnols de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Son père était le remarquable damasquineur Placido Zuloaga dans l'atelier duquel il travailla, enfant, et où il s'initia au dessin et à la gravure. Sa formation scolaire se fit en France chez les jésuites puis à Madrid et à Rome.
Il fut principalement connut comme portraitiste de tous les personnages importants de l'Espagne de son temps et comme il était un grand aficionado pour ses portraits de toreros célèbres ou inconnus et plus rarement pour ses scènes de corrida. Il est aussi l'auteur du portrait du collectionneur d'art Carlos de Beistegui qui est exposé au Louvre, dans la Salle Beistegui au 2eme étage du pavillon Sully ; selon les volontés de son commanditaire ce portrait doit y être exposé en permanence au sein de l'importante collection de sa donation au Louvre. Zuloaga figure également au musée d'Orsay.
Il a peint très peu de natures mortes.

 ________________________________

2020- A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

lundi 7 décembre 2020

Jean Lurçat (1892-1966 - Nappe blanche , 1955


https://astilllifecollection.blogspot.com/2020/12/jean-lurcat-1892-1966-nappe-blanche-1955.html


Jean Lurçat (1892-1966)
Nappe blanche , 1955
Tapisserie. Aubusson atelier Goubley
Collection privée

Que voit on ?  Une table dressée dans un champs de fleurs recouverte d'une nappe blanche à motifs d'écailles bleu marine.Sur la nappe: une mandoline, une verre des algues, un crustacé et quelques autres autres éléments marins.


Rappel biographique :
Le peintre, céramiste et créateur de tapisseries monumentales français, Jean Lurçat doit principalement sa notoriété à ses travaux de tapisserie dont il rénova en profondeur le langage. Après des études dans l'atelier de Victor Prouvé, le chef de l'Ecole de Nancy, Jean Lurçat s'installe à Paris où s'inscrit à l'académie Colarossi puis à l'atelier du graveur Bernard Naudin. Il découvre alors Matisse Cézanne, Renoir. l devient ensuite apprenti auprès du peintre fresquiste Jean-Paul Lafitte avec lequel il mène, en 1914, un premier chantier à la faculté des sciences de Marseille.
En 1917, Jean Lurçat fait exécuter par sa mère, ses premiers canevas : Filles vertes et Soirées dans Grenade. Dès la fin de la guerre, en 1918, il revient en Italie où il passe, en 1919 des vacances en compagnie de Rilke, Busoni, Hermann Hesse et Jeanne Bucher. Sa deuxième exposition se tient à Zurich cette année-là.
En 1920, il s'installe à Paris avec Marthe Hennebert (qui avait été, à partir de 1911, la muse de Rainer Maria Rilke). C'est elle qui tisse au petit point deux tapisseries : Pêcheur et Piscine. Il expose cette année-là au Salon des indépendants deux tapisseries et quatre toiles. En 1927, il décore le salon de la famille David Weill : il s'agit de quatre tapisseries au petit point et réalise L'Orage pour Georges Salles (Musée d'art moderne) ). En 1928. il fait sa première exposition à New York.
En 1930, il expose à Paris, Londres, New-York, Chicago.
En juillet 1937, à Angers la vision de L'Apocalypse (14e siècle) provoque chez lui un choc esthétique et artistique annonciateur de l'œuvre à venir. En 1938, Moisson (2,75 × 5,50 m) est tissée chez Tabard. La manufacture de Beauvais tisse les tapisseries pour quatre fauteuils, un divan et un paravent destinés à accompagner la tenture d'Icare. En 1939, il expose à New-York et Paris . En septembre, il s'installe à Aubusson avec Gromaire et Dubreuil pour essayer de redonner vie à la tapisserie qui, à l'époque, subit une grave crise. Il met au point un nouveau langage technique : carton numéroté, palette réduite, tissage robuste à large point. Et désormais, il abandonne le travail à l'huile au profit de la gouache Le Musée d'art moderne
En 1944, ses tapisseries sont exposées à Paris et ses peintures à New-York.
Comblé d'honneur et au fait de la gloire, Jean Lurçat meurt subitement en janvier 1966 à Saint Paul de Vence. Sur sa tombe un soleil gravé dans la pierre avec une devise : « C'est l'aube ». Ces deux mots sont le début de la phrase, écrite par lui, qu'il avait fait graver sur son épée d'académicien :
« C'est l'aube d'un temps nouveau où l'homme ne sera plus un loup pour l'homme… »


____________________________________________

2020 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau

dimanche 6 décembre 2020

François Bonvin (1817-1887) - Nature morte à la bougie




François Bonvin (1817-1887)
Nature morte à la bougie, 1878
Collection particulière (Christie's)

Que voit on ? Une nature morte épistolaire  dont la bougie  est l'élément centrale. Quelqu'un vient de  l''éteindre comme l'atteste sa mèche incandescente et fumante à la fois, après avoir soigneusement cacheté à la cire une lettre  qui apparait au premier plan. Le bâton de cire rouge et le poinçon métallique  qui ont servi à l'opération sont posés a gauche du bougeoir.   Une scène courant de la vie quotidienne d'une maison bourgeois ou peut être d'une étude de notaire au 19e siècle.   Qu'y-a-t-il à l'intérieur de la lettre ? : Testament holographe? Lettre d'amour ?  Quelque chose en tout cas qui vaille la peine d'être protégé  non pas par un ,mais par  plusieurs cachets de cire.


Rappel biographique : Le peintre et graveur français François Bonvin (à ne pas confondre avec son demi-frère Léon Bonvin) est considéré par beaucoup (et à juste titre) comme l'un des meilleurs peintres de genre et de nature morte du 19e siècle. Sa description des milieux modestes dont il est issu est accueillie favorablement par la critique et le marché de 'art de son temps qui le rapproche souvent dans la thématique choisie par un Le Nain par exemple. François Bonvin fut d'abord influencé par les artistes flamands comme Pieter de Hooch, mais son style évolua assez rapidement pour devenir plus réaliste et ressembler finalement beaucoup à celui de Chardin. Cela ne signifie pas que Bonvin n'a pas sa propre personnalité qui s'exprime d'ailleurs beaucoup plus dans ses natures mortes que dans ses tableaux de genre.

________________________________________

2020 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau


samedi 5 décembre 2020

Floris Verster (1861-1927) - Pichets en étain


https://astilllifecollection.blogspot.com/2020/12/floris-verster-1861-1927-pichets-en.html



Floris Verster (1861-1927)
Blikken kannen (Pichets en étain), 1905
Centraal Museum Utrecht

Que voit on ? Peint avec un modernisme qui peut étonner ceux qui ne connaissent pas ce grand peintre hollandais de la fin du 19e sicèle, trois pichets en étain posés sur une table recouverte d'une feuille de zinc clouté. Un jeu très subtil de reflets et de textures avec ces matières métalliques. Un chef d'œuvre !

Rappel biographique : Le peintre néerlandais Floris Verster était issu d'une famille d'artistes. Son père, Abraham Florentius Verster van Wulverhorst, était un érudit, administrateur du Museum national d'histoire naturelle de Leiden et lui-même peintre ornithologique renommé. Son frère cadet, Cees, devint critique d'art puis conservateur du Stedelijk Museum De Lakenhal à Leiden.
Entre 1880 et 1884, Floris Verster poursuit ses études à la Royal Academy of Art de La Haye puis après avoir obtenu son diplôme, il suit des cours avec Amédée Bourson à Bruxelles.
Jusqu'en 1885 environ, il travailla dans le style de l' Ecole de La Haye. Les sept années suivantes, il expérimente la nature morte sous l'influence de son beau-frère et des peintres français Antoine Vollon et Théodule Ribot. On peut dire qu'il excella en tant que coloriste, avec un vision très passionnée des couleurs très différente du style habituel des peintres de l' Ecole de La Haye .
À Bruxelles, il rencontra Jan Toorop et d'autres membres du groupe d'artistes d'avant-garde Les Vingt. En partie sous leur influence, Verster commença à travailler à coups de pinceau rugueux et de couleurs intenses. Il connut un immense succès avec ses natures mortes exubérantes et ses véritables paysages floraux. Entre 1892 et 1900, son travail subit une métamorphose pour se consacrer presque entièrement aux dessins au crayon contenant. À partir de 1900, il commence à peindre et se positionne comme un artiste reconnu aux Pays-Bas. La plupart de ses œuvres, outre les collections particulières, se trouvent au Musée Kröller-Müller et au Musée Stedelijk De Lakenhalà Leiden. 


____________________________________________

2020 - A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau




vendredi 4 décembre 2020

Francisco de Goya (1746-1828) - Bodegones con pargos dorados


https://astilllifecollection.blogspot.com/2020/12/francisco-de-goya-1746-1828-bodegones.html

Francisco de Goya (1746-1828)
Bodegones con pargos dorados, 1808-12
Museo Nacional del Prado


Que voit on ? Cette nature de Goa déjà publié et décrite  dans ce blog le 18 Septembre 2017, revient aujourd'hui après une remarquable restauration du Musée du Prado qui lui restitue toute sa force.  LA différence est saisissante.

Rappel biographique : Le peintre et graveur espagnol Francisco José de Goya y Lucientes, dit Francisco de Goya est surtout célèbres pour peintures de chevalet, ses portraits, ses peintures murales, ses peintures de guerre, ses cènes espagnoles, ses gravures et ses dessins que pour ses natures mortes. Il introduisit plusieurs ruptures stylistiques qui initièrent le romantisme et annoncèrent le début de la peinture contemporaine. L’art goyesque est considéré comme précurseur des avant-gardes picturales du 20e siècle et c'est sans doute la raison pour laquelle Pablo Picasso ne se privera pas de lui rendre hommage en copiant trait pour trait une de ces natures mortes les plus célèbres et les plus fortes : la Nature morte avec des côtes et une tête d'agneau, conservée au Musée du Louvre à Paris.
Dans l’inventaire réalisé en 1812 à la mort de sa femme Josefa Bayeu, on a retrouvé 12 natures mortes de Goya. Toutes sont postérieures à 1808 par leur style. A cette époque là, à cause de la guerre, Goya ne reçoit plus beaucoup de commandes, et c'est ce qui lui permet d'explorer des genres qu'il n’avait pas encore eu l'occasion de travailler jusque là, comme la nature morte. On peut dire que quelque soit le sujet dont il s'empare, Goya en devient immédiatement le maître. La nature morte n'y échappe pas. Les natures mortes de Goya s'éloignent de la tradition espagnole de Juan Sánchez Cotán et Juan van der Hamen, dont le principal représentant au 18e siècle est Luis Eugenio Meléndez (des natures mortes de ces quatre grands peintres sont présentes dans cette collection virtuelle). Tous avaient présenté des natures mortes qui montraient l’essence des objets épargnés par le temps, a travers une beauté idéalisée, transcendée. Goya se focalise en revanche sur le temps qui passe, la dégradation, la mort, la pourriture. Ses dindes sont inertes, les yeux de l’agneau sont vitreux, la chair n’est pas fraîche.

____________________________________________
 
2020- A Still Life Collection
Un blog de Francis Rousseau